工艺美术运动的主要思想范文

时间:2023-11-28 18:09:47

导语:如何才能写好一篇工艺美术运动的主要思想,这就需要搜集整理更多的资料和文献,欢迎阅读由公务员之家整理的十篇范文,供你借鉴。

工艺美术运动的主要思想

篇1

关键词:工艺美术运动 现代平面设计 影响

工艺美术运动的艺术成果如今已被广泛地运用于包括现代平面设计在内的很多方面,现代平面设计已经发展了一段时期,每个时期不同的社会内容都会给平面设计带来一次全新的创作灵感,尤其是在媒体信息行业发展迅猛的今天,现代平面设计带来的变化就显得更加重要了。因此,用一句话概括它们三者的关系,就是工艺美术影响着平面设计,平面设计引领着生活走向未来。[1]

一、关于工艺美术运动的探讨

1.工艺美术运动的起源于发展

工艺美术运动最早开始于19世纪后期的英国。当时工业革命运动已经完成,工业大批量化的生产和遗留下来的繁琐的艺术装饰给当时的设计之路带来了很大的不便。当时最大的矛盾就是工业生产的产品过于追求产量和销量,忽视了设计带来的附加价值,而艺术家们却不屑于将艺术设计融入到工业产品当中去,这种矛盾就使得技术与艺术形成了对立的局势,工业产品外形丑陋粗糙不说,艺术家们的创作也只是仅仅以手工业的形式为上流社会服务。在这样的时代背景下,工艺美术运动产生了。这场艺术革命的目的就是要打破现有的局势,追求技术与艺术的完美结合。工艺美术运动中最著名的一个人就是威廉.莫里斯了。作为“工艺美术”的奠基人,他提出了很多突破性的设计思想,他认为,设计的变革可以引领一个新的时代潮流。之后的工艺美术的发展取得了很大的进展,例如,最早的世界博览会就是1851年在伦敦的水晶宫举行的,水晶宫的设计无疑使最具有工艺美术运动特点的标志性建筑了,造型打破以往规则的外形和繁琐华丽的装饰,新材料的应用也体现的淋漓尽致。当时世博会的展品有很大一部分都是工业产品。虽然产品的外形包装依然过于丑陋和呆板,但是相比较之前还是有一定的改变。随着艺术运动影响的加大,工艺美术运动遍及整个欧洲。随之诞生的是新艺术运动。这时的工艺美术运动就逐渐以新艺术的身份继续发展了。[1]

2.工艺美术运动的设计思想和特点概括

工艺美术运动产生了很多的设计思想。不同的艺术家其设计思想也不完全相同,以威廉.莫里斯的主要设计思想为例,首先,他认为艺术的创作最终要服务于人,因此,设计要具有一定的实用性,反对繁琐奢华的维多利利亚装饰风格,追求简约实用主义的设计。其次,他认为技术要与艺术相互融合渗透,而不是两者孤立或对立的存在。强调设计的目标是大众,即艺术设计要有社会色彩,做到大众设计,而非针对上流社会。最后他提出了艺术设计要像大自然学习的观点,观察和吸取大自然的灵感并将其运用到设计创作中去。威廉.莫里斯的设计思想在当时是比较有代表性和指导性的,该设计思想曾一度被作为艺术创作的典范和标准。除了艺术家们的设计思想,工艺美术运动也具有一定的自身特点。在设计风格上,提倡欧洲哥特式风格和其自然风格的艺术设计,反对繁琐,华丽,做作的维多利亚风格和其他各种古典,老旧,传统的复兴风格。在艺术创作方式上,强调以手工业为主,反对大批量的机械化生产。工艺美术中这些特点有可取之处,但是其创作方式实际上也是一种艺术的倒退现象。与艺术家的设计思想存在很大分歧。

二、现代平面设计的兴起,现状以及发展

现代平面设计的发展已不是简单的广告,海报的设计了。平面设计最初的目的就是传递各种商业或非商业信息。其方式就是用一些视觉元素,包括图形和文字把信息传播给大众。简单点来说,平面设计就是用一些特殊的操作手段来处理一些数字化图像的过程。现代平面设计包含很多内容,其中包括海报设计、VI设计、标志设计、字体设计、插画设计、包装设计、网页设计、界面设计、书籍设计等。目前我国的现代平面设计水平已经在逐年提高,发展前景也是很客观,大量从事平面设计专业的优秀人才每年都会给该行业注入新的力量和血液。除此之外,一些平面设计类软件的开发和使用使得平面设计的质量无论是视觉上还是宣传效果上都得到了实质上的提高。可以说,现代平面设计的未来发展前景是十分开阔的,未来要面对的机遇和挑战也是前所未有的。[2]

三、工艺美术运动对现代平面设计的影响

1.对于现代平面设计理论的影响

工艺美术运动产生了很多的设计理论和思想,例如提倡技术与艺术相结合的设计方式,强调针对社会大众的社会化设计,以及主张实用简约的设计风格和设计理念等等。这些内容在今天看来也是具有很大的价值和意义的,尤其对现代平面设计的思想理论产生了深远的影响,甚至很多在工艺美术运动时期提出的创新性的设计理念在今天的平面设计里都得到了发扬和延伸。[2]

2.对于图案元素设计的影响

图案元素在平面设计中是一项非常重要的内容,优秀的图案元素具有能在最短的时间里以最快的速度给人直观传达信息的功能。上述提到的工艺美术运动的代表人物威廉莫里斯在图案设计方面很有自己的一套理论。艺术设计要像大自然学习是他最突出的观点之一。该观点认为从大自然中的花鸟等可以获取艺术创作的灵感,充分采用写实的艺术表现手法,纯净鲜明的色彩表达,简约大方的装饰风格,不同色彩间的搭配关系等都给现代图案设计以很大的参考和借鉴价值。

3.对于书籍字体设计的影响

书籍字体的设计也是一项具有研究价值的项目,威廉.莫里斯的设计理论除了对图案设计提供重要参考依据外,对书籍字体设计业产生了一定的影响。他创造的威廉.莫里斯字体简单易懂,清晰直观,在书籍的排版设计方面,他也提倡注重设计内容与形式的统一的原则,使整体结构整洁大方,具有秩序感,而非杂乱无章。这些设计理论的提出对现代书籍字体的设计与排版提供了指导性的依据,其产生的意义和价值也非常重大。

三、结语

面对一个发展如此迅猛的社会,我们不得不以一个全新的眼光去看待未来的设计。工艺美术运动的思想渗透着设计领域的方方面面,一些经典的设计法则和美学原则无疑也为现代平面设计带来了很多的创作灵感,选择性地继承工艺美术运动中堪称精华的设计理念,并将其合理地运用到现代平面的设计中。除此之外,工艺美术运动中艺术家们的执着与创新精神也值得今天的每一位设计者借鉴和学习。

参考文献:

篇2

“水晶宫”博览会掀起了“工艺美术”运动工业革命最早在英国完成,为了庆祝这场运动的伟大成果,维多利亚女王特意主持举办了世界上第一次世界博览会,将成果一一展示。这一世界性盛会的展览大厅是由近代著名的建筑设计大师约瑟夫•帕克斯顿设计建造的,第一次采用新型工业材料,使用钢铁与玻璃建造温室,无论在选材、造型、结构还是功能方面,都令人膛目结舌,赞叹不已,所以最终取名为“水晶宫”。它在现代设计史上具有特殊的意义。在这次展出的作品中,工业产品占了很大的比例,但是造型、功能低劣,缺乏一种从总体出发的工业品统一设计。针对这一缺点,设计师们想办法去弥补、不断地创意改进。设计师们尝试着用一些传统的装饰纹样加以设计点缀,后来又将哥特式的纹样、洛可可式的纹样用在铸铁的蒸汽机上或者金属椅子上以及纺织机器上等。由此,掀起了“工业美术”的运动。

“工艺美术”运动时的设计师及其设计风格“工艺美术”运动时期的主要设计师是威廉•莫里斯,他是最主要的代表人物,也是这场运动的奠基人,他的主要设计思想理念来自于理论思想家约翰•拉斯金。拉斯金最先看到了早期资本主义工业化生产的某些弊端,认为工业革命发展到最后的结果会破坏自然规律打破人类赖以生存的生态平衡,也会产生很多品质低劣的机械产品。一切机械化的产品他都比较抵触,传统手工业生产方式是拉斯金最推崇的。他认为最理想的生产方式应该是手工设计,设计理念与实践操作能够将产品的审美与功能完美地结合在一起。莫里斯汲取了他的思想,主张艺术与技术、审美与实用的统一,主张从自然和哥特式风格中找寻出路。他主张的设计风格具体可分为以下几点:第一,强调手工艺,明确反对机械化生产;第二,在装饰艺术上反对矫揉造作的维多利亚风格和各种古典、传统的复兴风格;第三,提倡歌德风格和其他中世纪的风格,讲究简单、朴实、功能性强;第四,主张设计纯粹、诚实,反对设计上的哗众取宠、华而不实;第五,装饰上推崇自然主义、东方装饰和东方艺术。在他的设计当中我们可以看到很多日本式的平面装饰元素,例如大量的卷草、花卉、鸟类等,有一种特殊的品味。

“新艺术”运动中的平面设计

1.“新艺术”运动的产生在英国“工艺美术”运动的带动发展下,19世纪后期,在欧洲爆发了一次设计史上的革命,这就是著名的“新艺术”运动。这次运动的发起中心是法国和比利时。这次设计史上的里程碑似的运动是当时对欧洲和美国影响相当大的一次装饰艺术运动,同时还影响到许多领域,不论是建筑、海报还是平面设计,甚至是绘画、雕塑都受到影响。新艺术运动被评论家、研究学者比喻是欧洲大陆在设计、艺术上的最后一次欧洲风格的再现,同时也是体现欧洲文化统一的运动之一。新艺术运动的目的在于解决建筑、室内装饰和产品的艺术风格等方面的问题,以便能吻合时代精神。

2.“新艺术”运动时的设计风格在欧洲各国之间,由于政治、经济、文化以及习俗等因素的不同,新艺术运动所展现的艺术风格也会有所差异。但是,总的概括来说,他们都存在着共同点,那就是曲线形风格。各种曲线及弧线的设计使得新艺术风格发挥得淋漓尽致。新艺术运动时期,主张艺术与技术相结合,倡导艺术家从事产品设计,不反对工业化;提倡自然、率真和精巧,放弃了对传统装饰风格的参照,转而采用自然中的一些装饰因素,用流动的线条形态和蜿蜒交织的分割来隐喻和象征大自然生命的活力。设计风格中展现了大自然的元素,直线与平面是用自然界不常见的,多将曲线运用在装饰上,完美地呈现出大自然中花草树木形态的曲线装饰。它的设计风格体现出一种引人憧憬、幻想的特色,常常采用流水、花草、孔雀、身姿婀娜的少女等元素,能够自然地呈现出优雅婉约的情调,并能够完美地将其运用到的曲线符号中,有着形象生动的唯美意向。

“工艺美术”运动与“新艺术”运动对现代平面设计的影响

著名的法国平面设计大师——朱里斯•谢列特和尤金•格拉谢特两位设计师成功地推动了设计业一次变革,两位大师巧妙地将平面设计从维多利亚风格推向了崭新的设计时代之“新艺术”设计风格。在平面设计领域一次重大的事件莫过于1881年法国政府放宽和废止了一些宣传海报的发行、宣传方式,在法国除了神圣的教堂和政府宣传栏以外都可以合法的张贴和宣传。正是这次政府行政法规的制定导致了法国甚至是整个欧洲设计业一次重大的变革,掀起了一阵海报、宣传贴标的设计热。艺术从此在法国无处不在,从街头到小巷都成了艺术的天堂,因此许多艺术家们驻足于艺术领域,对于进行商业艺术设计再也不感到是低人一等的事情了。人们对艺术的追求已经是涉足到欧洲的各个行业。在英国发起的“工艺美术”运动为商业美术打下了坚实的根基,法国许多设计师们在新的环境之下开始从事大量的商业美术设计。这一现象也极大地推动了“工艺美术”运动的蓬勃发展,以至于工艺美术运动在20世纪初影响到了北美和欧洲个别地区,这也是现代设计史上首次发起这么大规模的设计改革运动。期间,美术与技术相结合的原则为现代的平面设计奠定了首要的基础。主张产品设计,反对纯艺术等等设计新理念,在现代平面设计史上具有相当的积极意义。但是,作为新时代的设计理念,它也有自己的不足。比如说它主张艺术可以由手工业取代,设计艺术中最完美的应该是手工,这些观点与新时代中的设计思想是不相匹配的。因为时代在变迁,设计也在进步和创新发展,不可能仅仅停留在手工艺术的时代,所以这具有一定的局限性。现代平面设计还是要根据现代的流行元素、设计风格进行与时俱进的设计思潮。新艺术运动就比较切合实际,是大众化的艺术实践运动,它和社会是能够同步发展的。新艺术运动正赶上欧洲其他文学艺术推陈出新、探索尝试的新时期,新艺术运动借机汲取其它艺术的精华和经验,发展自己的设计艺术。我们可以通过一些例证来探析新艺术运动的实质和发展的轨迹。例如新艺术风格中的曲线运用体现了象征主义。象征主义折射了当时哲学界部分人对科学的理性主义的怀疑,并产生了传统宗教思想的复兴,这种对美学价值、文学道德的思考,通过象征的方式表现出来。新艺术运动中的设计作品受到自然主义风格和日本浮世绘的影响,风格细腻,装饰性强,多为女士风格。大量采用了花卉、昆虫等元素,与工艺美术运动比较男性化的风格形成鲜明对比。新艺术运动不依照历史风格,而独创出表达了自己时代的风格,体现了创新和改进的精神。就是这种精神在现代平面设计中,值得我们学习和借鉴。现代平面设计就是要在固定的知识基础上,加以自己的创新思想通过与时俱进的现代化表现手法呈现出来。

结语

篇3

【关键词】工艺美术;艺术设计;内涵;区别;关系

一、工艺美术与艺术设计的内涵

(一)工艺美术

“工艺美术”这一概念的提出可回到封建时代。在封建时期,工匠利用美学和实际生活相结合的理念制作大量手工制品从一定程度上丰富了当时的市场,然而这些制品为了能在市场竞争中占据更为有利的位置,不仅促使工匠不断追求精湛的技艺水平,和用色的华丽,从而促使了工艺美术发展的实创性不断提高,其根本是在依附实际生活要求而产生的,与人们的日常生活有着密切的联系。

(二)艺术设计

由于十九世纪欧洲工业化的繁衍,给当时的市场带来了负面效应使得造价低廉且质量粗糙的工业产品滥竽充数,一部分精益求精的艺术家看到这一现象折射出这是设计方面存在的严重弊端,并开始探寻解决这一问题的办法。艺术家们的行动影响便是促使了英国“工艺美术”运动的发生。随之,“工艺美术”由英国转向欧洲,在欧洲其发展的形式为“新艺术”运动,从而又发展成为“装饰艺术”运动。直到20世纪初期,“现代设计”出现在世人面前,使得“艺术设计”这一观点才开始得以确立。

二、工艺美术与艺术设计的区别

(一)服务对象有别

在旧石器时代,器物文化的发展是漫长的。有的器物在很长一段时间使用后才被人们广泛认可和普遍利用。每种器物的发展有着本身的发展模式。相比较而言,在当时处于比较闭塞形态的封建自然经济和计划经济时期,因为商业活动发展程度低下,因此工艺美术的针对领域对受到局限,从而生产出来的手工艺美术作品,多数是供给宫廷使用。而艺术设计是工业革命与商品经济结合的产物。随着社会不断发展,产品的功用性不断要求强大,从产品的设计方面看,产品的设计和生产更加趋向人们物质与精神需求,显而易见,其面向的是市场和大众。

(二)美学价值不同

工艺美术结合了科学与艺术的优势之处,艺术设计的特点主要是人性化、时代性与集成性,并且学科之间交流频繁。而艺术设计在我国的发展还处于萌芽期,与西方国家相比,差距还是有的。有位著名艺术家曾说:懂艺术美学的不懂技术,懂技术的不懂艺术美学。而我国工艺美术的发展现状至今依然以画室为主。

(三)研究的范围存在差异

在中国,工艺美术的发展范围不外是器、织、雕、染、塑、绘这些方面。从视觉传达设计、环境艺术设计、产品设计的三大类型能看出,其涉及的领域要比工艺美术更为广泛。从我国工艺美术的发展历史来看,艺术设计的发展不仅伴随着我国经济的发展,而且随着经济发展的深入而不断发展。因此,我国艺术设计的发展具有鲜明的时代性。艺术设计最根本的社会功能是审美功能,其他社会功能只有在审美功能的基础上才能发挥出来,审美功能是一切设计作品都必须具备的基本品格,至于其他功用,则要视具体作品而定。一件作品或许只具审美功用而无其他功能,如许多工业设计产品、建筑、服装等,可它确是艺术价值很高的作品。

三、工艺美术与艺术设计的关系

(一)传统工艺美术相对于当代艺术设计

本质就是手工技术的装饰美与机械技术的功能美相对比。手工技术的美常带有私人情趣,贯穿着个人的思想,保持着经验、感性的特征,以装饰为美。而机械技术的功能美是建立在流水线基础之上,以实用功能为最终目的,反映的是大批量、标准化的和谐、统一和理性的技术美特征。功能美与技术美是当今艺术设计美学中的主要内容。

(二)工艺美术学让艺术设计的实体体现提供了评价的标准

产品只有接受社会的检验才是最好的例证,但如果是失败了,那就晚了;因此应该设立一套民主且有原则的科学评价体系。或者说,设计应该能满足人们各种需求,让其有良好的社会和经济效益,若让最终的消费者来评判,那么对此次设计来说就是定论了,它能做的工作只有推出改良产品或新的型号,与此同时一个设计要满足每个使用者的需求和评判标准是不太可能做到的,因此好设计就是符合设计要求的设计。

(三)设计工具也是工艺美术学研究对象之一

设计工具不是完成某一个设计项目所使用的工具,而是将大量系统方法信息分类、搜索和分析的技术工具,甚至可以简单理解为为实现对复杂信息的把握和分解所制定的工具方法,这些需要凭借具体的技术设备和软件来完成。像计算机辅助设计等都属于设计工具。它对艺术设计的影响可以说是显而易见的。

四、结语

总而言之,工艺美术学与艺术设计,两者之前同源异派。因此人们常论美术包含设计,而工艺美术又包含在美术中。展现出工艺美术和艺术之间的联系。两者之间还有着传统与现代的联系系,它们表现出的是一种艺术形式在时代变迁中的不断演变,能够影响着人类的常规生活,满足人类的生活发展需要,推动人类文明的进呈。从历史的发展水平来看,工艺美术转向艺术设计是艺术发展的必然趋势。

参考文献:

[1]何伟民.浅谈方法论在设计实践中的作用[J].家具与室内装饰,2004(3).

篇4

新艺术运动在欧洲各国的性质和表现不尽相同,但也存在着一些共同的特色。比如他们通过艺术家集体的力量去探索现代工艺美术的语言,他们对反对传统的风格,要以新的工艺美术形式表现出时代的特征。尤其是新艺术运动所带来的影响和所形成的艺术特征更有相互一直的地方。

下面我列举一下几个国家,说明一下“新艺术运动”在各自国家的表现形态。在介绍的内容方面有所侧重,由于法国是“新艺术运动”的发源地,所以介绍的内容比其他国家相对详细一些。

法国是“新艺术运动”的发源地,“新艺术”(Art Nouveu)本是巴黎一家商店的名称,由出版商萨穆尔宾(Samuel Bing)1895年12月创立,是在仿效威廉莫里斯设计事务所的基础上开设的,取名“新艺术画廊”,(The Gallery De I’ art Nouveu)。虽然名称是“新艺术画廊”,其实主要经营和展览风格新颖的家具及室内陈设用品。“新艺术运动”在十九世纪末就初见端倪,1900年的巴黎世界博览会为“新艺术运动”提供了强大的展示舞台,从那时候起“新艺术运动”在法国持续二十余年,并影响到其他国家,因而,我们称法国是“新艺术运动”的发源地。

法国的“新艺术运动”的发展主要有两个中心:巴黎和南锡(Nancy)。南锡主要集中在家具设计上,而巴黎则包罗万象,涉及领域非常广泛,包括家具、建筑、室内、平面设计等。在巴黎,最主要的代表人物是建筑师格里马尔。他为巴黎许多建筑以其出色的很多相当精美的装饰,其中最出色的是巴黎地下铁路的出入口站,一共有141种不同图案。他还为卡斯第尔.布拉齐旅店设计了一扇非常出色门,上面的图形变化莫测,线条优美,更是体现了新艺术的风格。在南锡,玻璃工艺家加莱是个十分重要的人物,以他为核心有南锡派的工艺美术联盟。他的玻璃器皿,运用砂轮磨花、酸腐蚀、金属镶叠、金属镂嵌和吹泡等特殊技法,加工出来的图案和花草昆虫都流畅美观,因而被成为“玻璃玻璃镶嵌细工”也不足为奇。

具有影响的“新艺术运动”组织有“新艺术之家”、“现代之家”、“六人集团”等。

英国的新艺术运动是莫里斯美术与工艺运动的继续。在莫里斯和拉斯金相继谢世之后,他们的学生马克默多建立了"新世纪艺术家协会",生产新颖的家具和装饰品,成为向"新艺术"的过渡。稍后,在格拉斯哥,出现了以麦金托什为首的设计家集团。1896-1909年间,他们为格拉斯哥的四家茶室进行了别出心裁的设计,风格简练、明快。1909年建成的格技斯哥艺术学院新主楼,被喻为英国第一所新艺术风格的建筑。

比利时地处英国和法国之间,经济和文化交流非常密切,英国工业革命对比利时影响很大,工业发展十分迅速。1859年,在艺术上比利时出现了一些基金的组织,如“二十人社”(Les Vingts)。“二十人社”由奥克塔毛斯(Octave Maus)领导,在比利时经常展出雷东、修拉、劳特累克、高更。凡高。塞尚等人的美术作品。

亨利凡威尔德是比利时“新艺术运动”核心人物,

新艺术在意大利的“自由风格”,主要表现在建筑设计方面,参加这一运动的建筑师、设计师,分布在意大利一些大城市里面,他们的创作大都与地区特色相练习,但新艺术在意大利新艺术发展中,一些期刊杂志的出版发行,起到了推进作用。都灵

新艺术运动在佛罗伦萨也得到了发展。佛罗伦萨是意大利中部的文化名城,这个历史上艺术家云集、群星璀璨的城市,建筑物古香古色,已经形成独特的建筑格局。建筑师乔万尼米凯拉泽的作品很有代表性,他不受传统的束缚,而是从中汲取为新艺术有益的成分、参照文艺复兴建筑的典雅形式,充分运用优美、流动的曲线,装饰建筑物的内部和外观。在传统中融合了现代艺术的成分

奥地利新艺术的代表是"维也纳分离派"中的工艺家和画家们。他们有建筑与设计家奥托瓦格纳、霍夫曼、奥布里奇,画家克里姆特、莫赛等人。奥托瓦格纳为首的维也纳学派在新艺术运动的影响下形成了。奥托瓦格纳早期从事建筑设计,并发展形成了自己的学说,但在设计界的影响则是从1894年担任维也纳艺术学院建筑系教授开始的。他早期建筑风格倾向于古典主意,后来在工业时代技术的影响下,逐渐形成了自己的新的建筑观点。1895年,他出版的《现代建筑》一书中,指出新结构和新材料必然导致新的设计形式出现,建筑领域的复古主意样式是极其荒谬的,设计是为现代人服务的,而不是为古典复兴而产生的。在维也纳艺术学院就职演说中,他说:“现代生活是艺术创造唯一可能处罚点:。”所有现代化的形式必须与我们时代的新要求相适应“。在《电代建筑一书中,他对未来建筑的预测是非常激进的,认为未来建筑”像在古代流行的横线条他们设计的分离派陈列馆、印刷广告、装饰画等,主题上颇受象征主义影响。

德国新艺术运动是以"青年风格"出现的。它得名于1896年在慕尼黑创刊的《青春》杂志。年轻的设计家埃克曼、雕刻家奥布里斯特是其骨干。他们设计的缀锦、封面和各种美丽的花卉图案,被广泛地应用。此外,凡.德.维尔德和建筑家贝伦斯在柏林方面以抽象的青年风格设计建筑和建筑装饰。

西班牙的新艺术运动只限于巴塞罗那。建筑师高迪和蒙塔列分别代表着两种不同的风格。高迪以富有中世纪哥特艺术趣味的、简化的曲线形,设计了离奇古怪的卡萨.米拉公寓和圣家族教堂,至今是西班牙人的骄傲。蒙塔列所设计的卡兰塔音乐厅,代表了大陆风的历史主义的新艺术风格。

新艺术运动在欧洲大陆“昙花一现”,但在中国的哈尔滨却持续了30年。 哈尔滨的艺术运动建筑数量居世界第三。早在上世纪二三十年代就有人将中央大街同柏林的菩提树大街、东京的银座大街、上海的外滩、天津的维多利亚(解放北路)大街相提并论,可见其影响之深远。此次“修旧如旧”的改造原则基本保持了中央大街建筑的欧式风格。中央大街整体改造完成,市民发现原来松雷商厦门前侧面大广告牌不见了,取而代之的是一堵造型新颖、别致的“假墙”。这是一堵“新艺术运动”墙,它与所依附的中央大街58号保护建筑的前脸一模一样。哈尔滨工业大学土木楼后楼就极有新艺术运动时期的风格,现在世界上已不多见。这是1920年的作品,希腊陶立克柱式,厚重的石础,挺拔的柱身,柱身上匀称的凹槽,中段柔美的墙饰,与底层阳刚形成对比。目前是一类保护建筑。建于1927年的哈尔滨摄影社(现中央大街58号)就是世界“新艺术运动”建筑风格的句号。 二、新艺术运动在设计史上的地位

新艺术运动在设计史上有是有重要意义的。“新艺术运动”实质上是英国“工艺美术运动”在欧洲大陆的延续与传播,在思想和理论上并且没有超越“工艺美术运动”。它主张艺术家从事产品设计,以此实现技术与艺术的统一。在具体的设计中,避免使用直线,注重从自然中获得自然形式的运用,但还没有从功能、结构、形式的统一上进行产品设计。在追求自然形式上,“新艺术运动”试图摆脱任何古代亡灵,真正从自然中获得启迪,完全走向自然主意风格,强调自然中不存在直线和平面,在装饰上突出表现曲线、有机造型,装饰的构思主要来源于自然形态。艺术家在“师法自然”的过程中寻找一种抽象,把自然形式赋予一种有机的象征情调,以运动感的线条作为形式美的基础。

新工艺运动时期的建筑装饰的大胆实践,至今对探索新建筑发生潜在的影响。新艺术风格表现了19世纪末和20世纪初艺术家感到需要影响现代人生活的整个环境。这种风格当时不仅影响到工艺美术,而且还影响到建筑、雕塑和绘画。它是有意识地抵抗“循环论”,因而在工艺方面,如在陶瓷设计方面,为获自由的形式开拓了道路。良好地解决了艺术趣味同工业生产利益之间的冲突。与此同时,强调实用的主张,从建筑扩大到陶瓷、玻璃、金属器皿在内阿弟其他工艺美术,“形式服从于功能”的思想在各个领域表现日趋明显,工艺美术发展阶段也进入了造型简洁、装饰单纯的形式,对后来的艺术形式影响甚远。

参考书目及资料:

《工业设计史》 杨钢主编 张怀强编著 郑州大学出版社 2004

《外国工艺美术简史》 张夫也著 高等教育出版社 2000

《西方现代设计艺术史》董占军著 山东教育出版社 2002 第48、57页

《工业设计史》 杨钢主编 张怀强编著 郑州大学出版社 2004

《20世纪意大利美术》 晨朋著

湖南美术出版社 2002 第2页

《设计艺术教育大事典》:朱铭,奚传绩主编山东教育出版社 2001第143页

篇5

[关键词]设计理念 少即多 有机功能主义 人性化

设计理念是设计师在空间作品构思过程中所确立的主导思想,它赋予作品文化内涵和风格特点。好的设计理念至关重要,它不仅是设计的精髓所在,而且能令作品具有个性化、专业化和与众不同的效果。人类的设计理念是从低级到高级、简单到复杂、单一到重叠、连贯到网络发展过程的总和。从最初水、火、土的交融与变化,到批量化大规模的生产,日用陶瓷作为生活必需品伴随人们走过千年,从外形、装饰、成型技法因工艺限制而简单到现代材料工艺的多选择性,都是人类设计理念转变的结果。日用陶瓷产品的发展史就是一部设计观念史,每一种新形式的出现都是其设计观念改变、发展的表现和结果。在近现展过程中,经历了“功能决定形式、功能与形式并存、设计人性化、设计个性化、绿色设计”等等理念。

一、形式主导功能

19世纪下半叶的工艺美术运动,是起源于英国的一场设计改良运动。这场运动的理论指导是约翰·拉斯金,运动主要人物是艺术家、诗人威廉·莫里斯。其直接反应到日用陶瓷产品设计理念上就是精美、典雅、创新,要有符合其推崇的自然法则的装饰美感。从总体上说,这一时期英国陶瓷设计受东方风格影响比较大。“工艺美术”运动时期的陶瓷设计以小批量生产为主,主要是陈设与玩赏的艺术陶瓷,陶瓷设计家与制作者们忙于高温釉及窑变等品种的实验。克里斯多夫·德莱赛、马克·马歇尔和科尔曼等人设计已带有明显的植物有机形态的特点,具有“工艺美术”运动的典型痕迹特征。但“工艺美术”运动对于工业化的反对,对于机械的否定,对于大批量生产的否定,都没有可能成为领导潮流的主流风格,过于强调装饰,增加了产品的费用,也就没有可能为低收入的平民百姓所享有。

二、功能主导形式

随着工业化的扩展, 20世纪初期设计师们对骨灰瓷的探索日趋成熟,特别在20年代,伴随世界经济的复苏和繁荣、科学技术的突破,设计目的在于改善人们的生活质量,最为突出的是德国包豪斯学院对产品功能及理性设计理念的推崇。20世纪初民主思想深入人心,受德国工业同盟的影响,使得丹麦、英国、瑞典等国在1911-1915年相继成立了类似工业同盟的工业设计组织,促进设计与企业的关系,促使陶瓷产品日用化、批量化,提升陶瓷产品设计水平,这一时期的代表公司有:罗森塔尔、阿尔茨堡、埃斯申贝奇等等。而另一方面,设计奉行功能至上的理念,各种艺术、设计观念都受到冲击,日用陶瓷产品设计也不例外,体现得最明显的就是过去繁缛细腻的装饰被简化,甚至装饰都成为多余,设计观念走上了功能大于形式的轨道。由博格勒设计的《摩卡机器》,林迪格设计的《花器、水罐、可可壶》,都是造型简洁、功能至上、乏于装饰的日用陶瓷产品。

三、功能与形式并重

科学技术、材料、工艺不断被研究与运用在制作过程中,无装饰、重功能的日用陶瓷产品已经难以满足消费者的需求,人们需要产品不仅有良好的使用性能,同时具有美观的装饰。此外,贸易面向全球开展也要求世界各地在经受国际主义风格影响下重视本民族地域文化,保持自身优势。在此期间,欧洲各国迅速建立各类设计机构并且举办了一系列设计大展,这些展览把北欧的日用陶瓷产品设计推向高峰,因其追求功能与形式并重、强调“人情味”、简约与永恒的设计理念刺激和影响了工业设计的后续发展。这一时期的代表作品有:罗森塔尔旗下designs设计的“Chips,Dips+More”瓷盘,造型独特,可以放置水果或各类小吃,功能多且食物之间不会混合在一起,是新奇的造型与强大功能的完美结合。“为生活而设计”和有机功能主义的设计理念在形式与功能并重的设计中应运而生,这些观念指导下的日用陶瓷产品将文化性和艺术性与实用功能完善结合。

四、人性化设计

随着经济的发展,生产力的进步,日用陶瓷产品设计更加注重产品的实用性、舒适性、情感性、精神性,可以说其设计观念由简单的美观实用原则走向了除此之外蕴含多元精神文化因素的人性化。从70年代开始,现代科学技术在日用陶瓷制造中的广泛运用,使全新的造型和表现方式不断被挖掘出来,对人体工程学、视知觉、心理学的深入研究,也使产品的设计越来越合理,越来越贴近人的需求。芬兰的金枪鱼设计公司是功能与形式人性化设计的最佳代表,其陶瓷作品坚持使用全手工制作,在传统工艺的基础上,力求造型的突破,他们设计的“暖”系列胡桃木瓷具,采用陶瓷和木材结合的方式制作,木材可随意拆卸,不仅解决了烫手的问题,还增加了保温效果,粗犷的壶盖和光滑的壶身形成鲜明的对比。在此期间,功能主义、情感化和无障碍设计作为人性化设计理念的思想基础,指导日用陶瓷产品设计的发展。

自从陶瓷产品工业化生产以来,现代日用陶瓷产品设计观念的演变由以上几种设计理念组成,现代日用陶瓷设计理念的演变路线就是由功能和形式再到人。它们相互区别、相互联系,没有明显的时间或是层次的界限,是人类进行日用陶瓷产品设计活动的不同指导思想。

参考文献

[1]杨永善.《说陶论艺》[M].哈尔滨:黑龙江美术出版社.2001

[2]李砚祖.《装饰之道》[M].北京:中国人民大学出版社.2001

[3]李彬彬.《设计心理学》[M].北京:中国轻工业出版社.2001

篇6

“应该讲我们是没法(凭空)创造所谓的现代文化与现代文明的。我们只能在文化文明这条延长线上继续完成着我们人类应该走的路。从这个意义上讲,没有人能超越,也没有人能把自己放在这个时代之外来看待这个时代。”1——黑川雅之(日)

1原始社会的平民设计

追溯设计的起源,我们通常会想到从远古先民日常生活所用的石器、木器、陶器中寻找。设计是人的活动,与人的生活息息相关。“设计产生于原始社会时期人类对石器的有意识、有目的的加工制作2”。可以说,只要打上人类思想烙印的东西都是设计过的。

原始社会中,人们集体劳作,共同享受劳动成果,设计器物也是共用的。由于生产力水平低,人们改造自然的能力有限,设计能力更多地体现在人的手工制作能力。原始社会的设计是属于社会大多数人的设计,是大众化的、平民化的。

2奴隶社会、封建社会的平民设计

阶级社会中,社会的话语权掌握在少数统治者手里,他们享有一切社会活动的优先权。阶级社会的设计行为主要是为宫廷权贵、上层阶级服务的,先满足了少数人的需求之后,才是人民大众的。一方面是由于生产力低,人们生活水平不高,只有在满足第一需求“生存”的情况下,才可能有精神方面的更高要求;另一方面统治阶级掌握社会的权力财富,在不断满足物质需求的同时,更多的是追求享乐、炫耀等精神需求。统治者锦衣玉食大修宫殿使得设计行为得以完成实现,统治阶级是当时的设计对象,所以等级社会的设计是为少数人服务的,体现统治阶级的利益,是阶级统治的工具,是不平等的设计,非平民的设计。

在中国历史上从殷周时期就存在民为邦本的治国思想,但这些只是为了兴国即维护统治秩序,“并不是给民以人格尊严和监督统治者政治的权利”3,并不是让民众享有设计服务的权利。“重民只是手段,而不是目的4”。“哲学意义上的美学、政治意义上的传播和实用意义上的设计是等价的5”。

“古往今来的经典建筑、家具、平面设计、服装等等,其实都不是大众享有的,而是为权贵的。现代主义的一个核心内容就是要改变设计为权贵的这种数千年的历史,而是企图让设计为大众服务6”。

工业革命以前,“18世纪的设计活动主要是基于手工业为中心的活动,并且设计者和制作者往往是同一人,并没有精细的职业分工。而设计服务的对象,也仅仅是权贵和上层贵族阶级,对于平民大众并没有设计可言7”。

3工业革命以后的平民设计

著名的英国“工艺美术”运动的理论指导人约翰·拉斯金(John·Ruskin)认为:“艺术家已经脱离了日常生活,只是沉醉在古希腊和意大利的迷梦之中,这种只能被少数人理解,为少数人感动,而不能让人民大众了解的艺术有什么用呢?真正的艺术必须是为人民创作的,如果作者和使用者对某件作品不能有共鸣,并且都喜欢它,那么这件作品即使是天上的神品也罢,实质上只是一件十分无聊的东西8”。

在工业革命时期,由于蒸汽机的发明,动力问题得到解决,各种发明创造层出不穷。人们渴望生活水平的提高,而这些是以各种物质条件为基础的,同时也就扩大了对各种新事物的需要。为了满足这种需要,在当时条件下,只有大规模的批量生产,这样才能真正做到拉斯金所主张的“设计要为人民大众”。

由此看来,这应该是最早的设计以“民”为本的观点,也最早回答了“设计为谁服务”这个问题。“作为最早期的社会主义者,拉斯金的设计理论具有强烈的民主和社会主义的色彩。他强调设计的民主特性,强调设计为大众服务,反对精英主义设计。他说:以往的美术都被贵族的利己主义所控制,其范围从来没有扩大过,从来不去使群众得到快乐,去利于他们。与其生产豪华的产品,倒不如做些实实在在的产品为好9”。

众所周知,英国“工艺美术”运动的另一位代表人物威廉·莫里斯在建成红屋后,自己动手设计了墙纸、地毯、餐具、灯具、家具等家居用品到室内,风格统一,引起设计界广泛的兴趣与称颂,使他感到“社会上对于好的设计、为大众的设计的广泛需求,他希望能够为大众提供设计服务,为社会提供真正的好的设计,改变设计中流行的矫揉造作方式,反对维多利亚风格的垄断,也抵御来势汹汹的工业化风格10”。

然而这场轰轰烈烈的工艺美术运动却充满了矛盾,主张“设计要为人民大众”,又反对标准化、批量化生产;主张“艺术要与技术相结合”、“与工业相结合”,又强调手工技术和手工业;主张“美术家要从事产品设计”,又反对“纯艺术”。拉斯金、莫里斯所倡导的“工艺美术运动”的最可贵之处是在设计理念上的一些新的观点——“设计要为人民大众”、“设计要与工业结合”、“美术要与技术结合”、“美术家要参与设计”、“师从自然”、“反对纯艺术”等。工艺美术运动处在农业文明时期与工业文明时期的过渡阶段,在设计理念上是属于工业文明时期的,在设计实践上是属于农业文明时期的。也就是在理念上是本着为“民”设计,然而实践却是相反的。

4当代的平民设计

“如果说手工制作是农业文明时期的设计行为,那么现代设计才是工业文明时期的设计行为。”11

既然工业文明是设计以“民”为本的历史前提,那么由此可以判断现代设计就是以“民”为本的真正的设计实践。那么现代设计史就应该是一部“以‘民’为本的设计史”?

从20世纪开始,进入现代主义设计阶段,它是从建筑设计上发展起来的,“其中包括精神上的思想上的改革——设计的民主主义倾向和社会主义倾向;技术上的进步,特别是新材料——钢筋混凝土、平版玻璃、钢材的运用;新的形式——反对任何装饰的简单几何形状,以及功能主义倾向,从而把几千年以来的设计为权贵服务的立场和原则打破了,也把几千年以来建筑完全依附于木材、石料、砖瓦的传统打破了12”。

勒·柯布西耶编著的《走向新建筑》是现代建筑史上一部宣言式的革命著作,是典型的现代主义观点。“我们想到了房子里的居民和城市里的群众”13,还提出“必须树立大批生产的精神面貌,建造大批生产的住宅的精神面貌,住进大批生产的住宅的精神面貌,喜爱大批生产的住宅的精神面貌14”。他提出了这样一种咄咄逼人、高度理性的设计观念,同时也创造了很多成功的作品。

经过两次世界大战后的重建以及工业文明的洗礼,原有社会结构瓦解,阶层的概念取代了阶级的概念。“平等、尊重、和平、宽容、清雅朴素和自然的价值观深入社会各个阶层”15,平民化的概念逐步影响社会的各个方面,形成良好的社会秩序。

设计界出现了另外一种力量,他们认为“现代主义使用的方法太有限了,以致无法设计,它对机械的崇拜压制了人类思想的创造发明力。同时它忽略了给予物体个人的感情和复杂意义,认为只有一种设计方法是对的和适当的,这种观念无疑是错误的16”。现代设计在设计实践上实现了以“民”为本,却忽略了大众的审美。

“1952年底,在伦敦的当代艺术学院(InstituteofContemporaryArt),一群年轻的画家、雕塑家、建筑师和评论家成立了一个‘独立团体’(IndependentGroup)。他们围绕大众文化(如电影、小说、广告机器之美)进行探讨,其中一个议题就是如何把大众文化引入美学领域中来。他们开始关注周围的生活和事物,在创作的作品中也渐渐开始形成日后波普艺术和设计的许多语汇和倾向17”。他们主张“设计价值可以不必普遍化,应该合理地少注重些功能,多注重消费者的愿望和需求18”。“汉密尔顿给波普下的定义是:通俗的(为广大观众设计的)、短暂的(短期方案)、易忘的(可消费的)、低廉的、大量生产的、年轻的(对象是青年)、机智诙谐的、性感的、诡秘狡诈的、有刺激性的和冒险性的、大企业式的19”。

波普设计的审美观是迎合大众的,设计作品也是属于大众消费层次的,那么波普设计是否真正实现了平民设计?然而波普设计的优点也是它的缺点,它是瞬时的,可消费的,年轻的,是短暂的以“民”为本的设计,是部分的以“民”为本的设计,是不全面的以“民”为本的设计。

后现代主义始于20世纪40年代,从70年代开始成为主要力量。后现代主义与现代主义一样不仅仅是设计的观点,是属于意识形态的范畴。它的影响比现代主义更大,存在于各个领域,建筑、科学、批评理论、哲学和文学等。

在20世纪60年代末,美国设计理论家维克多·巴巴纳克(Victor·Papanek)出版了《为真实世界而设计》(Designfortherealworld)。“该书集中探讨了设计师面临的最紧迫的问题,强调设计师的社会及理论价值。巴巴纳克认为,设计的最大作用并不是创造商业价值,也不是在包装和风格方面的竞争,而是一种适当的社会变革过程中的元素20”。然而“就像无法改变某种社会意识形态一样,社会的贫富、人类的战争与和平同样是设计师无力改变的,那么我们有能力做些什么呢21”?

“亚洲经济的快速增长,少数人短期致富,成为社会广为羡慕和追求的‘新型贵族’,以至于将这种‘新贵族’意识播撒至几乎所有的领域”22。“盲目的追求豪华与高档并走向奢侈误导了大众的价值观,逐渐远离真实的生活而进入误区23”。早在70年代,“美国纽约现代艺术博物馆对产品设计规范性的指导建议就提到了‘反对过度的奢华,与对产品外在的盲目追求,同时主张考虑对环境生态的保护’,但直到今天,在全球各个角落,无不将能买得起用得起大众所无法承受的商品当作是一种自身地位与高贵的显示,而平民阶层也刻意地模仿着这种近似扭曲的消费心理24”。

从原始社会时期朴实的平民设计,奴隶社会、封建社会非平民的设计,工艺美术运动的设计理念平民化,现代主义的设计实践平民化,以及波普设计的审美取向平民化,到现在后现代主义的各种设计趋势,人性化设计、绿色设计、非物质设计、设计的可持续发展等等,都是或多或少与设计以“民”为本有一定的联系。设计以“民”为本一直都存在着,但却很少被真正提到一个理论高度,更没有被当作某个时代的设计趋势或风格而推广开。

参考文献

1.《设计学概论》尹定邦著湖南科学技术出版社2003.11

2.《工业设计史》何人可主编北京理工大学出版社2000.8

3.《世界现代设计史》王受之编著中国青年出版社2002

4.《情趣的设计世界——张剑产品设计作品选》张剑福建美术出版社2005.7

5.《新平民化意识——一种新的人居环境设计观》陈六汀《装饰》1999NO.3

6.《设计学概论》尹定邦著湖南科学技术出版社2003.11

7.《现代十大设计理念波普设计》张承志编著江苏美术出版社2001.8

注释:

1《思想的设计》吴晨荣著上海书店出版社2005年7月第一次版11页

2《设计学概论》尹定邦著湖南科学技术出版社2003.1168页

3《中国文化导论》李宗桂编著广东人民出版社2002.12358页

4《中国文化导论》李宗桂编著广东人民出版社2002.12358页

5《黑格曼与他的学生们Students&FonsHickman》何见平编著中国青年出版社2004.98页

6《世界现代设计史》王受之编著中国青年出版社200246页

7《世界现代设计史》王受之编著中国青年出版社200247页

8《世界现代设计史》王受之编著中国青年出版社200253页

9《世界现代设计史》王受之编著中国青年出版社200254页

10《世界现代设计史》王受之编著中国青年出版社200255页

11《设计之思》王晏飞

12《世界现代设计史》王受之编著中国青年出版社2002108页

13《走向新建筑》【法】勒·柯布西埃编著陈志华译陕西师范大学出版社200416页

14《走向新建筑》【法】勒·柯布西埃编著陈志华译陕西师范大学出版社2004256页

15《新平民化意识--一种新的人居环境设计观》陈六汀《装饰》1999NO.3

16《设计学概论》尹定邦著湖南科学技术出版社2003.11142页

17《现代十大设计理念波普设计》张承志编著江苏美术出版社2001.83页

18《设计学概论》尹定邦著湖南科学技术出版社2003.11150页

19《现代十大设计理念波普设计》张承志编著江苏美术出版社2001.87页

20《工业设计史》何人可主编北京理工大学出版社2000.8204页

21《情趣的设计世界--张剑产品设计作品选》张剑福建美术出版社2005.731页

22《新平民化意识--一种新的人居环境设计观》陈六汀《装饰》1999NO.3

篇7

1.《历代帝王图》是我国_____朝的绘画作品。

A.唐 B.宋 C.明 D.元

2.油画作品《格尔尼卡》是_____的代表作之一。

A.梵高 B.高更 C.伦勃朗 D.毕加索

3.《安魂曲》是_____的作品。

A.贝多芬 B.莫扎特 C.海顿 D.舒伯特

4.在湖北随县出土的编钟是我国_____时期的乐器。

A.周 B.春秋 C.战国 D.秦

5.踢踏舞是_____的具有鲜明特色的舞蹈。

A.日本 B.韩国 C.墨西哥 D.斯里兰卡

6.被改编为戏剧的同名小说《茶花女》是_____的代表作。

A.大仲马 B.小仲马 C.墨西哥 D.斯里兰卡

7.导演过《绳索》的大导演希区柯克是_____人。

A.美国 B.苏联 C.意大利 D.法国

8.《花木兰》原是_____作品。

A.京剧 B.昆曲 C.豫剧 D.评剧

9.《威尼斯商人》是英国作家_____的作品。

A.乔叟 B.莎士比亚 C.艾略特 D.维吉尔

10.提出"童心说"这一文艺思想的是_____。

A.李贽 B.王守仁 C.袁枚 D.袁中

11.画论上的"气韵生动"是_____提出的。

A.张彦远 B.顾恺之 C.吴道之 D.谢赫

12.在诗学理论中提出体现艺术情感特征和形象特征"滋味说"的是_____.。

A.陆机 B.萧统 C.钟嵘 D.刘勰

13.文艺的社会功能方面,_____提出了"净化说".。

A.柏拉图 B.贺拉斯 C.亚里士多德 D.康德

14.德国美学家黑格尔的重要美学论著是_____。

A.《判断力批判》 B.《美学》 C.《论崇高》 D.《诗艺》

二、填空题:本大题共9个小题,共22空,每空1分,共22分。把答案填在题中横线上。

15.根据造型形式来看,雕塑一般可分为_____和_____两大类。

16.一般说来,我国古代的园林可分为两大类,一类是北主大型的_____园林,另一类是江南小型的_____园林。

17.王献之是我国_____时期的大书法家。

18."颜筋柳骨"指的是唐代大书法这_____和_____。

19.根据作品存在方式,艺术一般可分为_____、_____和_____。

20.艺术批评的形态可以分成_____、_____、_____、_____和读者批评。

21.审美效应一般有三个阶段:_____、_____、_____。

22.诗歌根据其性质,可分为_____和_____两类。

23.灵感的特征包括_____性、_____性和_____性。

三、简答题:本大题共5个小题,每小题10分,共50分。

24.简述艺术活动的构成。

25.简述艺术作品的层次。

26.简述艺术鉴赏的性质和特点。

27.简述艺术批评的作用和功用。

28.简述工艺美术的特点。

四、论述题:本大题共2个小题,第小题25分,共50分。

29.结合某艺术作品,论述审美想像的特征。

30.联系实际,论述艺术创作主体与客体的关系。

参考答案

一、选择题 1.A 2.D 3.B 4.C 5.C 6.B 7.A 8.C 9.B 10.A 11.D 12.B 13.C 14.B

二、填空题

15.圆雕 浮雕

16.皇家 私家

17.东晋

18.颜真卿 柳公权

19.时间艺术 空间艺术 时空艺术

20.社会 传记 心理 文本

21.共鸣 净化 领悟

22.叙事诗 抒情诗

23.突发 超常 易逝

三、简答题

24.我们可以将艺术活动视作一个系统,它由四个要素或环节构成:(1)客体世界,即艺术活动所反映和表现的客观社会生活及自然界;具有审美价值的客体世界是艺术创造的主要对象;(2)艺术创作与制作;(3)艺术作品;(4)艺术传播与接受。

25.艺术作品的层次可以简单划分为三个层次:(1)艺术语言。艺术语言是渗透了艺术家独特个性的特殊语言。(2)艺术形象。艺术形象是艺术反映社会生活的特殊方式,是通过审美主体与审美客体的相互交融,并由主体创造出来的艺术成果。(3)艺术意蕴。艺术意蕴是指在艺术作品中蕴含的深层的人生哲理、诗情画意或精神内涵,是艺术主体对艺术典型或意境深刻领悟和创造的结果。

26.艺术鉴赏是以艺术作品为对象,以受众为主体的欣赏活动,是接受者在审美经验基础上对艺术作品的价值、属性的主动选择、吸纳和扬弃。它是一种积极能动和审美创造活动。

27.(1)通过对作品的分析和阐释,评判其审美价值;(2)通过将批评的信息反馈给艺术家,对其创作产生影响;(3)通过批评的展开,对艺术鉴赏活动予以影响和指导;(4)通过艺术批评,协调艺术与意识形态其他领域的关系,促进社会文化的发展。

28.(1)实用与审美结合。工艺品首先应当具有实用性,审美性应当寓于实用性之中。因此,工艺品总是按照实际使用的要求来进行设计、选材、造型、色彩装饰等,艺术处理和加工等问题教要结合实用要求来考虑。 (2)工艺美术具有物质性,又具有精神性。工艺品是具有实用性的日常生活用品,满足着我们的物质需要;同时工艺品十分注重造型设计,并且尽量发掘材料和装饰的潜力,注意运用色彩、线条、形体等多种形式因素以及夸张、变形、均衡等多种艺术手法,来创造外观形式美。由于工艺美术比起其他艺术种类,更加直接地受到物质材料和生产技术的影响,因此更需要高超的艺术构思和制作技巧。

四、论述题

篇8

估价第二高的是编号66,尤金・普林兹设计的《棕榈木氧化铜双边办公桌》,19世纪30年代出品,估价为150,000-200,000美元。这张办公桌的一边是可调节的活动架,另一边有四个抽屉可用,桌上有EP字样的签名。尤金没有接受过专业的设计训练,他只在他父亲的工作室中学习如何制作家具,制作具有历史感的家具,但他所设计的家具却别具一格,受到人们的喜爱。估价第三高的是巴黎设计师莱恩・沃特兰63号拍品《塔罗糖树脂玻璃镜子》,估价为30,000-40,000美元,设计于20世纪50年代。沃特兰除了设计镜子外,她还喜欢设计手镯、化妆盒、药丸盒、吊坠等等。

除了以上几件高估价的作品值得特别关注之外,拍卖行还重点推荐了六件人气作品:

如编号1的拍品《银篮子》,1905年,科罗曼・莫塞尔(Koloman Moser 1868-1918)设计,估价20,000-30,000美元。玫瑰花形的外轮廓,非常的精美。莫塞尔是一位奥地利艺术家,他被誉为是影响20世纪平面设计的重要设计师,同时也被誉为是维也纳分离派最重要的艺术家。在莫塞尔的一生中,他设计了大量的艺术品,如邮票、杂志插图、彩色玻璃、瓷器、吹制玻璃、餐具、银器、珠宝和家具等等,设计范围广泛。他曾就读于维也纳学院和艺术高等学院,并于1899年任教于艺术高等学院。大约1901年左右,莫塞尔出版了一本关于挂毯、纤维、墙纸的设计素材书,此书影响广泛,受到许多设计师的追捧。他的作品于2005年被选作设计欧币的母题,即奥地利100欧斯坦赫夫教堂纪念币。

编号45是拍卖行重点推出的第二件拍品,意大利著名建筑师和设计师吉奥・庞蒂(Gio Ponti)设计的《“水手”抛光陶瓷花瓶》,设计于20世纪30年代,估价4,000-6,000美元,由理查德・吉诺瑞制作完成,花瓶上有理查德・吉诺瑞的签名。庞蒂1891年出生于米兰,是意大利著名建筑师和设计师,曾参加过第一次世界大战,1921年毕业于米兰工艺美术学校建筑专业。他广泛参与了建筑、室内、家具、灯具、包装、展示及玻璃等领域的设计。1928年起,庞蒂先后创办过《多姆斯》和《风格》两种设计刊物,大力宣传现代设计思想,曾发表过依据功能结构重新塑造产品形态,摒弃传统求得“真实形式”的见解。他还是意大利蒙扎设计双年展和米兰设计三年展积极的组织者,“金罗盘奖”的发起者、“设计工业协会”的共同创办者。庞蒂在战后最重要的建筑作品,是与著名工程师纳尔维共同设计的皮瑞利大厦,该作品被公认为具有国际水准的杰作。

此次的拍卖会还特别推出了许多20世纪重要的家具设计品。编号62《四张可卸椅子》,是法国南锡著名家具设计师简・普鲁威(Jean Prouve)的作品,设计于1948-1954年,估价为12,000-15,000美元。椅子桌脚部分是上漆的钢材,桌面是由夹板构成的。普鲁威虽生于巴黎,却是南锡人,父亲是著名的“南锡艺术学派”的创始人之一。普鲁威从1916年到1919年在著名金属工艺师艾弥尔・罗伯特(Emile Robert)的作坊学艺。后来又去巴黎学习金属工艺的制作。所以普鲁威的家具设计大都与金属有关。普鲁威的设计不仅注重形式,还注重金属的特性、木质的特性、其连接和生产的方式等可行性的探索。普鲁威经过对折叠技术的反复研究设计出的桌子轻便实用。早在20世纪20年代,普鲁威就将预制家具这种新型设计理念运用到巴黎电气公司的家具设计上。普鲁威的设计极其新颖大胆,并时常结合机械装置设计出各种可调节的椅子来,为此他曾多次获得奖项。

虽然20世纪欧洲的家具设计一直都处于领先地位,但是具有东方特点的日本家具设计也得到了许多收藏家的青睐,如编号79《胡桃木曲面沙发》,由日裔美国著名设计师乔治・中岛所设计,设计于1964年,估价22,000-28,000美元,是拍卖会重点推荐的第四件拍品。中岛是20世纪家具设计的革新者,被誉为“美国工艺美术运动之父”。1983年,他接受了日本天皇和日本政府颁发的瑞宝奖章。乔治・中岛1905年出生于美国华盛顿,1929年毕业于华盛顿大学建筑专业,学士学位。1931年,获得麻省理工学院建筑专业硕士学位。毕业后,他卖掉了轿车买了一张环游世界的船票去巴黎、南非和日本旅游。在日本时,他为美国建筑师安东尼・雷蒙工作,利用业余时间游玩了整个日本,吸收了日本建筑设计的精华,使他往后的设计极具日本传统风格特点。1940年回到美国,并在美国学习日本传统木工制作和连结技术,他最具特色的便是用蝴蝶节把家具的各个部件连接起来。

而日本著名设计师仓俣史郎的作品,编号95《“月亮有多高”钢合金网椅》,1986年设计,估价为7,000-9,000美元,是拍卖会推荐的第五件拍品,在拍行重点推荐的6件拍品中,日本设计师的作品就占了两件,可见日本家具设计的影响力。此椅采用膨胀的金属网面材料,造型简洁,无任何装饰,椅子泛着淡淡的银白色的光,让人联想起发光的月亮――最初仓俣史郎的想法就是要设计一款不受重力感觉的椅子,而这款椅子最终完成了他这一设想,椅子膨胀通透的设计刚好可以给人以飘忽的悬浮感觉。仓俣史郎善于使用压克力、玻璃、钢丝等革新性的材料,并且抓住这些材质的特点,经过别具匠心的设计使产品失去重力,产生轻盈的视觉。他将西方文化与日本美学结合起来,使作品简洁大方,却又创新性地保留了日本的传统风格。他著名的设计《月亮扶手椅》,就很好地体现了他的设计风格:将抽象、极简主义、包豪斯现代主义的要素融入到东方文化艺术的特征中。

篇9

产品的包装是构成产品的重要组成部分,承载了产品的灵魂与精神。随着社会时代的发展,人们生活压力也越来越大,有更多的人想要接近自然、亲近自然,因此越来越多的产品也体现出自然韵味,力图展现自然界的美。文章通过对自然思想和理念的搜集分析,对自然元素在产品包装上的应用现状进行分析,提出设计思路。同时,对自然元素、自然思想的认识、思考也为产品包装设计提供了新的思想、新的方法和新的途径。

关键词:

包装设计 自然之美 设计应用

1.产品包装设计概述

广义的包装概念涉及到了各个领域,通常我们所说的包装可以理解为日用品和工艺品的盛装容器、包裹用品及储藏搬运所需的外包装器物,即包裹和盛装物品的用具及容器。产品的包装是实现商品价值和使用价值,还是增加商品价值的一种手段,具有保护商品,给流通环节贮、运、调、销带来方便和美化商品、吸引顾客,有利于促销的作用。近年来,我国包装设计开始重视古代文化与现代意识的结合,利用文化与思想带动包装设计的发展。

产品的包装设计应该包括包装结构设计、包装容器设计、图形设计、色彩设计、文字设计几个方面。产品包装设计程序其实是“对企业商品文化的解读-寻找题材要素-提炼造型符号-进行视觉整合-确定表现方式-实现设计表达”的过程。

2.自然、自然元素、自然之美

词典中对自然一词的注释是:自然界;不做作,不拘束,不呆板,非勉强的;事物按其内部的规律发展变化,不受外界干预,指人的自然本性和自然情感等。自然之美,无雕埭,洗尽研媚,浑然无迹,自然天成。自然之美是自然万物的美,是自然状态的、自然本性的、自然情感的美,即为展现自然万事万物本性的美,是一种朴素的美。

本文对自然之美的研究和诠释包括形式和理念两个方面。

形式上的自然之美表现为自然界的中各种元素的展现,清晨的阳光、蔚蓝的天空、浩瀚的海面、清爽的海风、动植物的生命形态、湖泊、岩石等,都是自然中美好元素的体现。

理念上的自然之美表现在天然、无造作的状态。我国古代的思想家强调人与自然的统一。中国从古至今的艺术对“自然之美”的祟尚源于老子、庄子的“自然”艺术风格,“天人合一”、“道法自然”等哲学精神正是对“自然之美”在思想上具体体现。

自然,最直观的理解就是自然界。自然之美,就是大自然所体现出的美,自然中的美是通过自然形式来进行传达的。中国道家学派代表人物庄子,主张思考天地万物,推崇自然之美,在其哲学中渗透着自然之道和自然之美的思想智慧。在产品包装的设计中,越来越多的产品也体现出自然韵味,力图展现自然界的美,展现人本性的美。

3.研究目的及意义

一个产品的包装直接影响顾客购买心理,好的包装可以成为宣传自己以及品牌信息的一个平台,用来表示产品以及相关的品牌信息,成为吸引目标消费群体的一个载体。包装可以通过色彩、文字、图像等因素,将产品信息传递给消费者,同时也将产品品牌特征植入消费者的观念之中,让消费者将该品牌与其他竞争品牌相区分开来。

在追求绿色环保、返璞归真的今天,绿色包装设计建构在不断发展的经济技术条件之上,与人类可持续发展的原则相适应,与后工业社会的发展趋势相吻合。所以将自然的元素、思想和产品人们每天接触到的产品包装进行结合,就有了存在的必要性。在满足消费需求的同时,又为设计师在包装设计上提供思路。

4.国内外研究现状分析

4.1国内相关研究

国内关于自然元素、自然之美、产品包装设计的相关理论还是比较多的,朱和平在其《现代包装设计理论及应用研究中》谈到,包装设计涉及到实用性、精神性、文化性、欣赏性、实用性、创新性等特性,在可持续发展观念下提到纸质材料应该是包装设计的首选材料,自然材料应该被最大限度的运用。王安霞在《产品包装设计》中提到,绿色包装设计是一种可持续性的设计,大力倡导绿色包装设计,有利于保护环境资源,也有利于社会的可持续发展。徐平在《论家具的自然之美》中提出自然之美是自然界万物的美,是自然状态的、自然本性的、自然情感的美,即为展现自然万事万物本性的美,是一种朴素的美。王伟玉在《人・包装・自然――从人与自然的角度研究现代包装设计》中提到,包装、人、自然三者是一个有机的整体,如何使包装符合人们的心理感受和情感需求,更好地为人们服务,是设计师应该思考的“包装与人”之间的问题,是包装设计人性化理念的表达。现代包装设计的繁荣发展不仅为我们的生活带来了创意与惊喜,同时还对其他多个领域的发展产生了重要的影响,新的包装理念逐渐被运用到包装设计领域,使包装设计呈现出多元化的发展趋势。

在行业应用上,目前国内饮用水品牌中,农夫山泉在新产品研发和包装设计上日渐成熟,在其产品“打奶茶”的包装设计中,产品形态设计来源宋代茶艺“点茶”中必备的茶具――茶筅。在颜色上利用抹茶和红茶冲泡出来的自然色泽,体现了强烈的自然之美。在其高端水系列包装中,采用自然纹样的设计,表达了农夫山泉对长白山和栖息其中的生灵的敬畏之情。

丰番农品是一家专注于生产有机农产品,并弘扬传统东方农作文化的品牌。来自上海的融设计创作出了一款东方风味十足的米口袋。米口袋不光好看还中用,能装10公斤大米。环保、文化、简易,方便是关于这款精米包装设计的关键词。该设计采用自然中鱼的造型与图像元素,并结合中国传统中“年年有余”的祝福。在鱼鳞和鱼尾上运用米粒和麦穗的形象元素,更是突出了产品的精良品质,是自然元素的良好运用。

4.2国外相关研究

19世纪末20世纪初的工艺美术运动以提倡反对粗制滥造的工业产品,提倡手工艺,其中就有祟尚自然的思想。“绿色自然”的艺术理念成为工艺美术运动的一个重要内容,关于自然问题,莫里斯曾写道“假如没有人类的蓄意破坏,地球上的每一个区域都有其自身之美,因此我当可断言,每个人都有权利去分享这种自然之美,每一个勤劳、诚实的家庭都应拥有理想的住宅环境,这就是我要以艺术之名所要奔走呼号的”。拉斯金提出向自然学习,强调将观察融入到设计中去。工艺美术运动之后的新艺术运动,主张完全放弃传统装饰风格,开创全新的自然装饰风格;倡导自然风格,强调自然中不存在直线和平面,装饰上突出表现曲线和有机形态。Shuo-Ting Wei在《Package Design:Colour Harmony and Consumer Expectations》一文中研究了产品包装设计中的色彩与消费者期望,使用语义差分方法本研究环境颜色和心理反应之间的关系。通过果汁包装实验发现,首先,果汁包装中的和谐颜色、消费者喜好、产品质量这三者有着巨大的联系,第二,新鲜度的视觉评价是受包装颜色的亮度和色度影响。最后,颜色和谐的原则可能会根据上下文中使用的颜色而有所不同。加文安布罗斯在《创造品牌的包转设计》中提到,包装不等于品牌,不能把产品包装局限在品牌的因素之下,包装是产品的一部分,用户可以从包装中获取对一个品牌的信心,进而产生忠诚度。

在国外行业应用中,日本设计师原研哉在果汁包装设计中,瓶身模仿真实水果触感肌理,猕猴桃果汁包装摸上去毛糙涩手,草莓果汁包装滑润却不平整,香蕉果汁包装透出哑光的质感,光影的过渡与真实水果无异,拿在手中宛如手握新鲜水果,以体现果汁的新鲜度。

1000 ACRE SVODKA包装的瓶型设计,抽象的造型与玻璃材质相互衬托,树木生长的结构特征成就了经典而实用的设计作品。

scanwood是丹麦最大的木制厨具制造商,该餐具以布满纹路的原生态的木头所制成,包装底部犹如树根般的设计更是呈现了原始朴素且天然的生活形态。

5.自然之美在产品包装设计中运用的方法及思路

5.1自然思想在产品包装设计中的运用

在理念上,庄子的“天人合一”思想主张人与自然之间的和谐,庄子的自然事物之美以精神之美见长。如“落林”取其萧瑟之精神,“杨柳”取送别之精神,“圆月”取其团圆美满之意,以意象的思想来指导包装中设计的深层含义。“道法自然”是老子的哲学思想。语出老子《道德经》第二十五章,“人法地,地法天,天法道,道法自然。”这里的“自然”是自然而然的自然,即“无状之状”的自然。在对禅的研究中,也与自然有着巨大的联系。禅,就是自然而然,禅与大自然同在。这些思想可以与当今社会中自然环保、可持续发展的主题进行结合,以自然的思想指导包装的造型、选材和设计风格,为产品的包装设计提供更深层次的寓意。比如将产品包装的重点体现在拆开包装的动作上,一个简单的动作或是触碰就能使包装轻易地打开,打开后又以一种自然、随机的状态将内容展现在人们面前,这种设计不仅在使用上十分便利,而且会给使用者带来惊喜,体现了产品包装所展现出来的自然之美。

5.2自然元素在产品包装设计中的运用

在形式上,将自然中的元素按照视觉和触觉两个方面进行分类,在视觉上主要研究产品包装的形态、颜色和图形三个方面,通过对自然元素的提取,在形态设计中结合仿生设计的相关知识,可以直接将自然的形态运用在产品的包装上,比如茶叶的包装可以采用一片叶子或是一株茶树的形态;将果汁包装的造型以水果的形象表示。这种直观造型上的传达不仅使产品品种的辨识度得到提高,从产品语意的角度上,更加清晰明了地体现了产品本身。在色彩的设计上,结合心理学的知识研究人对色彩的心理感受,分析自然界中的颜色适合用在哪种产品的包装上。比如设计一款陶瓷产品的包装,可以从陶瓷的材质进行分析。陶土是一种含有铁质而带黄褐色、灰白色、红紫色等色调,具有良好可塑性的黏土,所以在包装的颜色选择上可以回归原始采用灰白色作为包装的主色调。又比如皮革产品的包装盒,可以采用牛皮纸的形式,不仅和产品材质相呼应,在视觉上,淡黄色的牛皮纸本身就与生俱来地带着一种朴素沧桑的厚重感,给人一种宁静踏实稳重的感觉,符合产品的特点。在图形上结合构成理论,研究对自然中的图形的巧妙搭配,而不是简单的图案堆叠。通过归纳的方式,以美学作为基础,提炼出自然中的植物、动物、星辰、大海等形态,以图案的形式印制在产品的包装上,其表现形式是多样的,近年来流行的手绘方式运用较为广泛,也体现出原生态的感觉。

在触觉上,主要研究包装设计的材质和表面肌理。材质的研究范围是有限的,自然材质主要包括木、竹、纸等,以这些材质代替塑料、金属等材质,亦是环保可持续理念的体现。在选择材质的同时,需要从心理学的角度研究自然材质所传达的情感与带给人的心理感受,如木质所传达出来的触感比金属要温暖;纸质的包装在拿起时感觉分量较轻;牛皮纸这种使用再生木浆所制造的纸,略微粗糙的工艺使人触摸起来觉得格外舒服,给习惯了细腻白纸的人们带来一份来自原始朴素的冲击。在肌理上,不同木材所展现出来的肌理是不同的,采用编织的形式所制作出来的包装在触觉上也是另有一番体验。

篇10

今天阳光大好,一出门,噩梦的阴影便全部散去。

我挺喜欢慕尼黑。在此行丹麦、德国、奥地利和瑞士的所有城市里,如果要我挑一个来表示好感的话,我会选择慕尼黑。有人会问,还有法国、西班牙和意大利呢。可是我不把它们列入这个比较的范围。我曾经在一个朋友的手机上瞥见一张照片,是一扇门,我说,这是彩色岛。惊奇吗?我还可以认出海边的散提亚那的一口井。事实上,这些城镇多数保留了自然扩张的格局,城中住了什么样的人,城市就表露出什么样的性情,各有各的情趣,去过一次便很难混淆它们。

而慕尼黑胜在丰满。新奇让人过目不忘,复古让人印象深刻,慕尼黑兼而有之。

彼得·科林斯在谈论艺术对建筑的影响时,有一段精辟的总结:“在过去的一个世纪里,有三个主要建筑形式灵感的来源:第一,过去传统建筑的权威,它导致复古主义;第二,用功能的比拟来避开这种权威的愿望,它主要影响到设计;第三,以理性为根据,依靠对构造部件的挑选,它导致折衷主义和理性主义。”

在参观慕尼黑艺术区的四个博物馆时,我立马联想到这三种灵感来源:老绘画陈列馆(Alte Pinakothek)属于第一类;现代艺术陈列馆(Pinakothek der Moderne)属于第二类;而新绘画陈列馆(Neue Pinakothek)和布兰德霍斯特博物馆(Museum Brandhorst)则属于第三类。建筑外观如此,内涵亦有所呼应。展厅的安排各有千秋:老绘画陈列馆是线性排列;现代艺术陈列馆是中心放射状排列;而新绘画陈列馆则是环形排列。老绘画陈列馆坐落在一大片空旷的草坪上,整个艺术区以它为中心,逐渐形成了一个错落有致的整体:其北侧一个街区外与其相对而立的是新绘画陈列馆;现代艺术陈列馆位于其东侧,与布兰德霍斯特博物馆并肩而立,后者是现代艺术陈列馆建筑布局的延续。

走进这一区,我们很难不被老绘画陈列馆的“大气”所吸引。人们对古典主义建筑的欣赏很大程度上源自它们的“坚固”、“崇高”和“不可亵渎”。作为对“拉斐尔所创造的高贵艺术和恢弘气势”的再现,老绘画馆的设计将拉斐尔的美学理念发挥到了极致。巴伐利亚王朝的统治者——维特尔斯巴赫家族绘画收藏的核心部分可以追溯到16世纪早期。在经历了法国大革命中教会资产被世俗化的浪潮后,到路德维希王储时期,收藏颇丰,主要是文艺复兴早期和巴洛克时期的绘画作品。此时路德维希一世希望让公众也有机会接触到这些艺术珍品,便下令建筑师利奥·冯·克伦泽(Leo von Klenze)在慕尼黑北面建造一座博物馆,让收藏系统化。建筑师遵循传统的建筑原理,仔细地推敲了各部分的比例,让每个细部都精益求精。博物馆二层是永久展厅,由以丢勒为代表的德国早期绘画和以达芬奇、拉斐尔、波特切尼为代表的意大利文艺复兴绘画作为展览的起始,分别象征了阿尔卑斯山北部和南部的艺术理想,也正是当初馆中绘画作品排列的依据。

与古绘画陈列馆的线性布局不同,由斯蒂芬·布劳菲尔斯(Stephan Braunfels)设计的现代艺术陈列馆以25米高的圆形玻璃大厅为中心,将艺术、印刷、建筑和设计四个单元分布在四周,以现代性为纲领,呈现出二十世纪的艺术风貌。

博物馆顶层以对角线为界,西侧展览现代主义经典作品,依循野兽派(Les Fauves)、德国表现主义(Die Brucke)、立体主义(Cubism)、超现实主义(Surrealism)、抽象表现主义(Abstract Expressionism)、波普艺术(Pop Art)到思想、行为艺术(Performance Art)的脉络,以德国名家作品为主,亦涵盖各流派和运动中的代表人物如:马蒂斯(Henri Matisse)、基尔希纳(Ernst Ludwig Kirchner)、黑克尔(Erick Heckel);马尔克(Franz Marc)、康定斯基(Wassily Kandinsky);毕加索(Pablo Picasso)、保罗·克利(Paul Klee)、奥斯卡·施莱默(Oskar Schlemmer);马克斯·贝克曼(Max Beckmann),格奥尔格·巴泽利茨(Georg Baselitz);威廉·德·库宁(Willem de Kooning);布劳斯菲尔德(Karl Blossfeldt);德国最长寿的作家和思想家恩斯特·荣格尔(Ernst Junger),以及信奉“人人都可以是艺术家”观点的德国行为艺术家博伊斯(Joseph Beuys)。

东侧展览当代艺术作品则着力突出了极简主义(Minimalism)和影像装置艺术(Photographic Installation),比如弗莱德·萨德巴克(Fred Sandbaek)创作的空间分割艺术及虚拟雕塑艺术,以及丹·弗莱文(Dan Falvin)用灯管组成的雕塑。

从古典艺术到现代艺术再到当代艺术的一个变更,首先是艺术观念有一个很大的转变,即认为美感不单单与美丽有关。我有一次带两位德国朋友去798,他们指着一幅照片对我说,你看这拆迁中的大排档,灰尘满天的街道,街边漠然的人群,还有这女人身上的红色皮夹克,还有比这些更丑陋的东西么?可是它们放到一起,有艺术感。尽管人们早已懂得那些在现实生活中丑的东西,在艺术中可能是美的,但在西方,直到1830年代,才有一些浪漫主义作家为丑陋本身的价值而辩护。雨果在其剧本《克伦威尔》的序言中宣称:“上帝创造的每件东西,从人的角度看并非都是美的。因为优美与丑陋并存,庄严的背后就是怪异,恶伴随着善,阴暗伴随着光明。”因此,艺术创作理念上的写实主义产生了,艺术家不再拒绝生活中缺憾的部分成为艺术创作的主体。从绘画、雕塑到文学、摄影,再到行为,无一不演示着这个转变。

在中国,按照马未都先生的划分,古典的审美情趣历来就是以病态美为审美的最高层次:在世俗文化中,有缠足;供文人抒意时,有根雕、病梅;在文学形象中,有林黛玉。在西方,丑陋在艺术上的利用也不乏先例,比如中世纪的宗教雕刻或者绘画。其丑陋,部分是由于对传统形式的故意歪曲,部分是对审美原则的全然不顾。艺术家受到丑陋的吸引,固然彰显其坦率不矫情的本性,但一旦丑陋怪异在先锋派的圈子里成了精神生活之高雅活力的同义词,这种追求丑陋的风气便会走向另一个极端,其不利结果之一,就是其倡导者过分强调创作的真诚,而“藐视普通的评论”,不但轻蔑传统的批判准则,也轻蔑所有的批评准则。艺术家成了其艺术品唯一的评论者。

事实上,我们已经身处这样一个矛盾中,“每个人都认为自己与众不同的最好机会,就是提出来一些比周围人们所作的更野蛮和惊人的东西。”在建筑景观上,我们可以看到对各种装饰风格及结构特色加以奇形怪状的错误拼凑;在艺术作品中,我们可以看到对材质、色彩、符号不加区别的混搭,借此嘲讽不同的意识形态;在语言中,我们可以看到对固定用语的解构和重组,对字音和字形的调侃。我们身边充斥着各种劲爆的言论和不合逻辑的行为。有人会说,什么是逻辑?是谁的逻辑?我来替他们回答,是连“反对”都要反对的逻辑。

但这种对待评论的崭新态度是重要的,至少当我们回顾历史时会发现,我们无法摆脱它们对今天每一个人的影响。19世纪西方兴起的反学院派的思潮,初看与20世纪的设计关系不大,但不顾传统美学准则的知识界的气氛,却使得20世纪新运动的领导者们可以自由地去试验新形式、新材料、新结构体系与新工艺,这也是普通大众接受从包豪斯(Bauhaus)到乌尔姆(Ulm)到乔布斯(Steve Jobs)所创造的各种新抽象形式的基本前提。现代艺术陈列馆内另一个单元——世界上最早的设计博物馆,就向我们展示了20世纪以来浩繁的工业产品,藏品多达8万件,包括:交通工具、电子产品、家用电器、家具、厨具、卫浴、钟表等。

值得一提的是,现代工业设计的发展历程与现代建筑的发展历程是一致的,都经历了,世纪交替时的工艺美术运动、新艺术运动,青年风格;战前的包豪斯、装饰艺术;战后乌尔姆至60年代以后在世界范围内涌现的设计师,以斯堪的纳维亚、美国、法国、意大利等国为最。而代表设计师们,无论是工艺美术运动中的哥德温(Edward William Godwin)、麦金托什(Charles Rennie Mackintosh),新艺术运动中的霍塔(Victor Horta)、高迪(Antoni Gaudii Cornet),德意志工业同盟中的彼得贝伦斯(Peter Behrens),包豪斯学校的马塞尔·布鲁尔(Macel Breuer),还是迪特·兰姆斯(Dieter Rams)、卡斯蒂格利奥尼(Achille Castiglioni)、汉斯·古格洛特(Hans Gugelot)、盖特诺·佩斯(Gaetano Pesce),其耐人寻味的共同之处在于,这些杰出的设计师往往都是建筑师。究其原因,或许是在现代主义兴起后,从包豪斯到乌尔姆学院一脉相承的教育理念使然,包豪斯在设计分工上一向是模糊不清的,格罗皮乌斯曾主张:“通向任何类型的设计——一把椅子、一座建筑、整个城市或区域规划的设计的进路,应该基本相同。”实际上,在德国工艺美术运动发起以后,才将设计椅子的能力看成是具有建筑才能的重要证据。此外,格罗皮乌斯还强调,要尊重和维护自发性。现代设计明确地追求以人为本。从形式上说,无论是线性,还是流线型,都必须要符合使用者对于能耗、舒适度、便携度、身份等内涵上的要求。纯粹的为了形式而形式,或者为了内涵而内涵的工业设计,可以作为雕塑存进博物馆,却难以真正赢得大众的认同。

作为对现代艺术陈列馆的补充,布兰德霍斯特博物馆主要收藏了安迪·沃霍尔(Andy Warhol)和托姆布雷(Cy Twombly)的作品。在当代艺术家中,如果随便一张人像都可以被复刻成价值连城,那么这个人只能是安迪·沃霍尔;而如果随便一支笔都可以潦草数笔成离经叛道,那么这个人只能是托姆布雷。这种“随便”,在我看来,正是当代艺术的精髓,因为“随便”无法复制,不存在后来居上的说法,也不存在江郎才尽的尴尬,谁都可以“随便”得自成一家,只要你的“随便”足够标新立异。

托姆布雷2011年7月刚刚过世,整个二层都是他的作品,托姆布雷的风格集抽象表现主义、极简和波普艺术之大成,被奉为继波洛克(Jackson Pollock)之后最伟大的当代艺术家,曾有评论家说,没有人会像他那样画纽约,但大家都知道那就是纽约。我看了看解说,指着面前一排泼墨作品说,“这是画的海战。”(《勒班陀战役》)T小姐顿了一下,说,“嗯,可以是。”这个回答实在是精妙。我们突然起了坏心肠,TS小姐双手合十,站在每一副画的正中间——我们虔诚地拍下这些四格花朵,认真地膜拜这些不知所云的画。管理员像看“神经病”一样看着我们,正如我像看“神经病”一样看这些作品。